镜头总是温柔地停在她们身上,却又残忍地拒绝回避。当影像成为书写工具,女性创作者开始用摄影机丈量那些被社会话语掩埋的疼痛——关于身体的记忆、成长的创伤、亲密关系里的失语。这些电影不提供答案,只是让那些长久被忽视的经验浮出水面,在光影中获得存在的证明。它们小众、冷僻,却以一种近乎固执的姿态,守护着女性叙事最私密的领地。

创伤与身体:被铭刻的女性经验

女性的身体从来不只是生理意义上的存在,它承载着社会规训、文化期待和权力关系的全部重量。在这些影像中,身体成为叙事的核心场域——月经初潮带来的羞耻、性经验中的不对等、怀孕流产时的孤立无援。导演们拒绝将这些时刻浪漫化或戏剧化,反而用近乎纪录的冷静,让观众直面那些被礼貌话语遮蔽的真实。

创伤记忆的呈现往往采用碎片化的结构。时间不再线性流动,过去与现在相互侵入,就像女性的成长经验本身——那些未被处理的伤痛会在多年后突然复现,以身体的症状、关系的困境或情绪的崩塌为形式。摄影机成为见证者,不急于给出解释,只是耐心地陪伴主角在记忆的迷宫中摸索。

精选片单:疼痛深处的光亮

《少女离家时》(Jeune Femme · 2017)
导演:莱奥诺尔·塞拉耶

三十岁的宝拉失去工作、住所和男友,在巴黎街头游荡,试图重建生活。塞拉耶用手持摄影捕捉女性独自面对城市时的脆弱与韧性,那些关于年龄焦虑、经济困境和身份危机的细节被编织进日常的琐碎中。影片拒绝将女性困境归因于单一原因,而是呈现结构性压迫如何渗透进生活的每个缝隙——房东的性暗示、面试官的轻蔑、母亲电话里的失望。宝拉的反抗不是宏大的,只是在崩溃边缘坚持不放弃自己。这种克制的表达方式,让影片获得了比呐喊更持久的力量。

《水泥之味》(មនុស្សក្រយារ / Ânbar-e Siman · 2017)
导演:吉拉斯·卡林

十一岁的柬埔寨女孩钱特丽住在金边郊区的贫民窟,目睹母亲被迫卖淫,自己也面临被交易的危险。卡林用极其克制的镜头语言处理这个残酷的故事,没有煽情的音乐,没有刻意的戏剧冲突,只有漫长的凝视和沉默。钱特丽的眼神成为影片最有力的表达——那里有恐惧、困惑,但也有一种超越年龄的清醒。导演让观众看见贫穷如何具体地剥夺女孩的童年,看见性别与阶级的双重压迫如何将人困在命运的死角。但影片最后一个镜头里,钱特丽仍然在奔跑,那个动作本身就是抵抗。

《少女哈瓦》(Hava, Maryam, Ayesha · 2019)
导演:赛义达·伊玛目

阿富汗三个不同年龄段的女性——少女、新婚妇女、老妇,在战乱与父权制的双重挤压下寻找呼吸空间。伊玛目用三段式结构展现女性一生中不同阶段的困境:少女渴望上学却被迫订婚,年轻妻子想工作却需丈夫许可,老妇人终于获得自由却已耗尽生命。影片的影像语言充满象征意味——被锁住的门、狭窄的窗口、永远低垂的视线。但导演并未停留在控诉,而是细腻地捕捉女性之间的连结与支持,那些微小的反抗姿态如何在绝望中开出裂隙。

《女孩们》(17 Filles · 2011)
导演:黛尔芬·库林、穆丽尔·库林

法国小镇上十七个女孩集体怀孕的真实事件改编。库林姐妹拒绝将这个故事简化为道德批判或社会问题剧,而是深入少女们的内心世界——她们为什么选择怀孕?在那个决定背后,是对成人世界的反抗,对归属感的渴望,还是对自身身体的主权宣示?影片用大量的群像戏和亲密的身体镜头,呈现青春期女孩的友谊、竞争、共谋与背叛。怀孕成为一种集体行为艺术,既是对规训的挑战,也暴露出她们面对未来的迷茫与恐惧。

《我杀了我妈妈》(J’ai tué ma mère · 2009)
导演:泽维尔·多兰

在疼痛中生长:女性创伤记忆与身体叙事的影像实践
在疼痛中生长:女性创伤记忆与身体叙事的影像实践

虽然多兰是男性导演,但这部处女作以惊人的敏感捕捉到母子关系中被压抑的情感暴力。影片中的母亲夏恩塔尔不是脸谱化的”恶母”,而是一个被社会期待困住的中年女性——她努力扮演好母亲的角色,却无法与儿子真正沟通。多兰用分屏、慢镜头、艺术画面等视觉手法,将日常冲突转化为情绪的诗意表达。母子间那些残酷的对话、冷漠的眼神、压抑的拥抱,都指向亲密关系中无法言说的爱与伤害。影片让观众看见,女性在家庭中的位置往往是最孤独的。

《骨及所有》(Bones and All · 2022)
导演:卢卡·瓜达尼诺

少女玛伦发现自己有食人的冲动,逃离父亲踏上寻找生母的旅程。瓜达尼诺用恐怖片的外壳包裹了一个关于女性成长与身份认同的隐喻故事——那些”不正常”的欲望、无法被主流社会接纳的自我、来自原生家庭的创伤。玛伦的食人行为既是生理需求,也是对爱的极端渴望的象征。影片中美国中西部苍凉的风景成为心理状态的外化,公路旅行的形式则暗示逃离与寻找的永恒循环。这是一部关于边缘女性如何在自我厌弃与自我接纳之间挣扎的残酷童话。

《女性瘾者》(Nymphomaniac · 2013)
导演:拉斯·冯·提尔

乔在雪夜中被老人塞利格曼救起,向他讲述自己从童年到中年的性经历。冯·提尔以四小时的篇幅探讨女性情欲的社会建构——当男性的性欲被视为自然,女性的欲望为何总被病理化?影片用章节式结构、大量文化隐喻和黑色幽默,解构关于女性性行为的道德评判体系。乔的叙述既是坦白也是挑衅,她拒绝为自己的选择辩护或忏悔。影片最具颠覆性的地方在于,它让女性成为性叙事的主体,而非被观看的客体。尽管充满争议,但这种彻底的去道德化尝试,本身就是对女性话语权的夺回。

《燃烧女子的肖像》(Portrait de la jeune fille en feu · 2019)
导演:瑟琳·席安玛

十八世纪的法国海岛,女画家玛丽安为即将结婚的埃洛伊兹画像。席安玛用极简主义美学构建了一个纯粹的女性空间——没有男性凝视,只有两个女人在相互观看中逐渐敞开。影片对”凝视”这一主题的探讨达到了哲学层面:谁有权看?如何看?被看意味着什么?画像的过程成为权力关系的微妙博弈,也是亲密关系生成的仪式。席安玛用大量的对称构图、自然光影和无配乐的处理,让每一帧画面都充满克制的张力。这是关于记忆、艺术与爱的三重变奏,也是对女性创作者身份最优雅的肯定。

延伸观影线索

– 《安妮特》(Annette · 2021)
– 《小小乔》(Little Joe · 2019)
– 《皮囊之下》(Under the Skin · 2013)
– 《生吃》(Raw · 2016)
– 《西方》(Western · 2017)
– 《八月》(August · 2011)

观看的意义

这些影片不会给出救赎性的结局,也不承诺疼痛会被完全治愈。它们只是诚实地呈现女性经验中那些幽暗的部分,让观众在他人的故事里辨认出自己的影子。适合那些愿意在不适中思考、在沉默里倾听的观众——那些相信影像可以成为见证、理解和陪伴的人。当银幕暗下,那些被凝视过的疼痛已经转化为某种力量,提醒我们:书写本身就是一种反抗,存在本身就是一种胜利。